Postagem em destaque

#BMW - Morre #QuincyJones, o gênio da produção de grandes discos

Luís Alberto Alves/Hourpress

quinta-feira, 3 de agosto de 2017

Andy Williams: Grande estrela da década de 1960 e do hit “Lonely Street”



Luís Alberto Alves

Um crooner envolvente, personalidade de TV e empresário, Andy Williams era um dos cantores mais valiosos e populares de sua era. Com sua entrega descontraída, sua voz flexível e seu amável encanto, Williams assumiu uma onda de sucesso que o levou de um ato vocal de infância com seus irmãos para a fama mundial como um artista solo, acabando por encontrar o sucesso dos últimos dias como um empresário de teatro em Branson, Missouri.

 Embora tenha começado como um crooner no estilo pós-Frank Sinatra, seu amplo gosto na música (como evidenciado pelos convidados no show de variedades dos anos 60) o encontrou abraçando artistas e músicas através de fronteiras geracionais e estilísticas; e ele pode ser ouvido em músicas de interpretação recorde que variam de Pop tradicional a Rock para Bossa Nova, Country e além. Da era pré-Rock & Roll, Williams foi um dos cantores mais reconhecidos da sua época.

Nascido em Wall Lake, Iowa, Williams cantou no coro da igreja e depois formou um quarteto com seus três irmãos. O grupo atuou em rádio em todo o Centro-Oeste, depois mudou-se para Los Angeles para fazer isso no show business. O Quarteto dos Irmãos Williams apareceu no hit de 1944 de Bing Crosby "Swinging on a Star" e apareceu com a comediante Kay Thompson no final dos anos 40.

Andy Williams finalmente começou sua carreira solo em 1952, fazendo várias aparições no The Tonight Show de Steve Allen antes de assinar um contrato com Cadence Records do Archie Bleyer em 1955. Ele bateu o Top Ten em 1956 com seu terceiro single para o rótulo "Canadian Sunset". " Um ano depois, sua capa de tons macios da Pepita Rockabilly Charlie Gracie atingiu o número um (ainda é o seu maior sucesso). As entradas adicionais Top Ten são " Are You Sincere”, "Lonely Street" e "The Village of St. Bernadette", antes de Williams se mudar para Columbia em 1961.

Moon River e outros grandes filmes. Apesar de um grande sucesso em 1963, Can't Get Used to Losing You”, Williams não conseguiu gerar muita ação nas tabelas de solteiros durante a década de 1960. Em vez disso, seu programa de variedades altamente cotado na NBC-TV estimulou o interesse no crescente mercado de LP para público adulto e meio-de-estrada.

O popular álbum de 1962 Moon River e outros grandes filmes criaram a música com a qual ele é mais identificado, e os próximos dias do Days of Wine and Roses no topo do álbum. Nove mais LPs chegaram ao Top Ten para Andy Williams durante os anos 60, muitos organizados em torno de temas soltos - Broadway, baladas e um álbum que apresentou membros de sua família. Embora o Love Story de 1971 tenha sido um sucesso de platina que provocou um hit Top Ten para a música do título, seu programa de televisão foi cancelado naquele ano.


Andy Williams permaneceu muito popular durante os anos 70, especialmente para o público britânico. Seu single "Solitaire" atingiu o Top Ten lá em 1973, embora nem sequer classificasse nos Estados Unidos. Dois de seus álbuns subsequentes também tiveram um bom desempenho, mas apenas na Grã-Bretanha. 

Ele lançou relativamente poucos LPs durante a década de 1980, mas voltou ao mundo Pop no início dos anos 90 quando fundou seu próprio teatro / resort na capital de entretenimento de Branson, Missouri. Williams continuou a mostrar os espetáculos lá por 20 anos, embora ele tenha anunciado em seu palco durante um show de Natal 2011 que ele havia sido diagnosticado com câncer. Finalmente tirou a vida em 25 de setembro de 2012.


terça-feira, 1 de agosto de 2017

Herb Alpert: O trompete da Tijuana Brass que criou a A&M Records



Luís Alberto Alves
Herb Alpert nasceu em 1935 em Los Angeles. Ficou conhecido na década de 1960 por causa do grupo Tijuana Brass. Depois fundou a gravadora A&M Records, junto com o parceiro Jerry Moss, que depois venderam para PolyGram. Ao lado da esposa Lani Hall, que foi vocalista da banda de Sergio Mendes, que vive nos Estados Unidos desde 1964, criou a Fundação Herb Alpert.
O voo inicial de sua carreira foi em 1957 ao lado do colega Rob Weerts, um compositor em ascensão na explosiva década de 1950. Lançou diversas canções pela Keen Records, com algumas delas virando Top 20: “Baby Talk”, nas vozes de Jan e Dean, e “Wonderful World”, com Sam Cooke.
Em 1960  se transformou em vocalista da Dot Records, usando o codinome de Dore Alpert. O hit foi o primeiro da sua gravadora, que inicialmente foi batizada de Alpert & Moss Carnival Records. Depois mudou para A&M Records. Ele criou um pequeno estúdio na garagem de casa. Durante visita à cidade de Tijuana, México, ouviu uma banda de mariachis quando participava de uma tourada.
Observou que os músicos tocavam com muita determinação naquele evento. Adaptou seu trompete, captou a energia do local e ali nasceu a canção “The Lonely Bull”. Produziu o single e entregou a vários Djs até ela virar hit do Top 10 em 1962. Lançou o álbum de estreia batizado de Herb Alpert & The Tijuana Brass. Era o primeiro disco de sua gravadora.
Até hoje já lançou 28 álbuns, ganhou nove Prêmios Grammy, 14 de Discos de Platina, 15 de Ouro, além de vender 72 milhões de discos em todo o mundo. É o único artista que atingiu o Nº 1 no quadro Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, tanto como vocalista (“This Guy´s Love witch You”) em 1968 e (“Rise”) 11 anos depois.
A Tijuana Brass era John Pisano (guitarra), Lou Pagani (piano), Nick Ceroli (bateria), Pat Senatore (baixo), Tonni Kalash (trompete) e Bob Edmondson (trombone). A banda colocou o pé na estrada em 1965, exibindo várias coreografias ao público. Ela ajudou a A&M Records contratar vários artistas latinos, entre eles Chris Montez e Os Sandpipers. O grupo se apresentou em diversos programas de televisão dos Estados Unidos na década de 1960.
Em 1965 lançou dois álbuns: Whipped Cream & Other Delights e Going Places. O primeiro vendeu mais de 6 milhões de cópias para os norte-americanos. O atrativo era a capa do disco exibindo a modelo Dolores Erickson trajando uma roupa parecida com chantilly. Essa arte acabou copiadas por diversos grupos musicais. Em 1966, Herb Alpert superou os Beatles com mais de 13 milhões de gravações, além de colocar cinco álbuns ao mesmo tempo no Top 20 da Billboard Pop, algo que nunca mais foi repetido.
No ano de 1969 ele dissolveu a Tijuana Brass, mas depois lançou outro álbum da banda quatro anos depois. Em 1973, com alguns dos membros originais do grupo formou a Herb Alpert & TJB, com a qual soltou dois discos em 1974 e 1975. Em 1984 formou uma terceira versão da TJB após participar dos Jogos Olímpicos de Verão de Los Angeles.
As décadas de 1970, 1980 e 1990 acabaram marcadas uma carreira de sucesso solo, com o hit “Rise” estourando nas paradas de 1979 e virando trilha de novela no Brasil, que ajudou a ganhar um Grammy. Em 2008, no CD gravado por Sergio Mendes, Herb Alpert fez solos de trompete em apoio aos vocais de sua esposa Lani Hall, na canção “Dreamer”. Era a primeira vez que ele, Sergio Mendes e a esposa tocaram juntos a mesma música.
 No ano anterior, junto com sua amada, começaram a tocar e gravar ao lado de uma nova banda e assinaram com a Concord Records, gravando o CD ao Vivo, Anything Goes, o primeiro desde 1999, quando lançou Herb Alpert and Colors. Em 2013 colocou nas ruas o CD Steppin´Out, ganhando o Grammy de Melhor Álbum Instrumental Pop, depois vieram In The Mood (2014) e Come Fly With Me (2015). Para não perder o costume, criou outra gravadora: Herb Alpert Presents. Seu mais recente disco, Human Nature, foi nomeado para um Grammy 2017, Melhor Álbum Instrumental Pop.

terça-feira, 25 de julho de 2017

Earl Grant: A voz do inesquecível hit “The End”



Luís Alberto Alves

Nascido  em 20 de janeiro de 1933, em Oklahoma City, Oklahoma, e morto num acidente de automóvel aos 39 anos em 10 de junho de 1970, a cidade Lordsburg, estado do Novo México, Earl Grant foi um pianista easy-listening / organista e cantor que era popular no final dos anos  de 1950 e início dos anos de 1960.

Grant tocou trompete e bateria, além de piano, e estudou em quatro escolas de música, após o que ele ensinou a música mesmo, e então começou a se apresentar em casas noturnas, enquanto estacionados no Texas durante seu serviço militar.

 Grant assinou contrato com a Decca Records em 1958 e alcançou o número 7 nas paradas dos EUA com seu primeiro single, "The End", que recebeu airplay em "bela música" estações nos EUA. Seu primeiro álbum, Ebb Tide, lançado em 1961, foi também um número de 7 a entrada. Ele colocou cinco singles nas paradas dos EUA e mais seis álbuns (de mais de 20 lançado pela Decca) até 1968. Grant apareceu em uma série de filmes também.

Discografia: 
The Magic Of Earl Grant (Decca 1960 )***, Ebb Tide (Decca 1961 )****, The End (Decca 1961 Earl )***, Depois de Decca (Dark 1961) **, Além do recife e Outros Instrumental Favoritos (Decca 1962 )****, Na Rua da Bacia do Leste (Decca 1962 )***, Midnight Sun (Decca 1963 )***, Fly Me To The Moon (1963 Decca )***, Just For A Thrill ( Decca 1964 )***, só mais uma vez (Decca, 1965) **, Spotlight On (Decca 1965 )***, Tradewinds (Decca 1965 )***, Stand By Me (Decca, 1965) **, canta e toca músicas que ficaram famosas por Nat "King Cole" (Decca, 1966 )***, Bali Ha'i (Decca, 1966) **, gentilmente Swingin "(Decca, 1968 )***, Eyes espanhol Time (Decca, 1968) **, para Somos (Grant Decca 1969 )***, Earl (Decca, 1970) **. 

Coletâneas: 
Greatest Hits (1967 Decca )****. 






Cat Power: Crescida e influenciada pelo Blues



Luís Alberto Alves

Canções que são pouco frequentes na narrativa, mas alfabetizadas e emocionalmente reveladoras, e realizando-os em um estilo de Soul e idiossincrática que revela força e fragilidade, o Cat Power foi uma das cantoras / compositoras mais aclamadas a emergir da cena do Rock Indie dos anos  de 1990, de um tipo de artista sem medo de revelar seu eu interior em sua música e seguir sua musa em uma variedade de direções diferentes.

Cat Power é o nome artístico de Chan (pronunciado "Shawn") Marshall, nascida Charlyn Marie Marshall em Atlanta, Geórgia, em 21 de janeiro de 1972. O pai de Marshall era um músico de Blues, mas seus pais se divorciaram quando era jovem e ela gastou muito de sua infância nômade movendo-se para frente e para trás entre seu pai, sua mãe e seu avô.

Enquanto os pais de Marshall não a incentivavam a tocar música no início, ela escreveu sua primeira música quando estava na quarta série e mergulhou na coleção de discos do seu padrasto, dominada pela Soul Music e Rock clássico. Quando Marshall tinha 16 anos, mudou-se com o pai em Atlanta e, às 18 horas, abandonou o Ensino Médio e se instalou sozinha.

Ela entrou com um grupo de músicos experimentais de Rock Indie em Atlanta e começou a se mexer com seus novos amigos, inicialmente por diversão, mas eventualmente tocando com várias bandas antes de formar um grupo chamado Cat Power. O nome veio do boné de um camionista com o "Cat Diesel Power" que Marshall manchou enquanto trabalhava em uma articulação de pizza. Depois de simplificá-lo em um nome adequado da banda, ela levou Cat Power como seu paladar, e  começou a ganhar uma reputação na cena musical de Atlanta.


Em 2009, Marshall tornou-se envolvida romanticamente com o ator Giovanni Ribisi e mudou-se para Los Angeles para estar mais perto dele. O relacionamento terminou abruptamente em abril de 2012, enquanto Marshall, que tirava tempo da música para ajudar Ribisi a criar a filha de um casamento anterior, estava trabalhando em sua primeira coleção de músicas originais desde 2006. Adicionando insulto à lesão, Ribis se casou com sua nova namorada em junho de 2012. Marshall respondeu tocando o álbum, chamado Sun, que foi lançado em setembro de 2012.

Sia: Altos e baixos de uma excêntrica cantora



Luís Alberto Alves

Em uma carreira cheia de altos e baixos, Sia Furler foi uma vocalista convidada, uma cantora / compositora peculiar, hitmaker para os gostos de Rihanna e Beyoncé, e mais popular do que nunca como artista por direito próprio nos anos 2010.

 Embora criada na Austrália, Furler passou a fama depois de se mudar para o Reino Unido, onde trabalhou como vocalista convidada para vários grupos - incluindo a dupla eletrônica Zero 7 - e lançou seus próprios álbuns solo.

Nascida em 1975, ela atuou pela primeira vez no circuito de Jazz de Adelaide durante os anos de 1990 como vocalista da banda Crisp. Uma tentativa de lançar uma carreira solo em 1997 não surgiu, e ela finalmente saltou em um avião para Londres. Enquanto lá,  conseguiu um show como cantora de apoio para Jamiroquai e assinou um contrato solo com DancePool, uma sublabel da Sony.

Lançou seu primeiro single, "Taken for Granted", no início de 2000. Embora a música tenha atingido o número 100 nas paradas australianas, ele ficou no número dez no Reino Unido e aumentou a demanda européia por seu álbum de estréia, Healing Is Difícil, que se seguiu em 2001.

Ao mesmo tempo, uma série de grandes nomes na cena musical britânica começou a pedir os serviços da Sia; as ofertas de Zero 7 e William Orbit se seguiram. Apesar de alguns projetos apenas exigirem que Sia cantasse em uma música, sua associação com o Zero 7 provou ser um evento recorrente.


Ela finalmente permaneceu com o Zero 7 para três álbuns, servindo como vocalista do grupo, enquanto promovendo sua própria carreira com lançamentos em solo como Color the Small One e Some People Have Real Problems.

Candie Payne: Do bairro Queens para o sucesso




Luís Alberto Alves

Uma cantora/compositora com uma inclinação para o Pop influenciado pelos anos 60 com uma vantagem de Rock Indie, Candie Payne nasceu em Liverpool em 1983. No entanto, passou grande parte de sua juventude no bairro de Jackson Heights, Queens, Nova York, onde ela se mudou com seus pais até retornar à Inglaterra aos dez anos.

A irmã dos dois irmãos da música - Howie Payne, anteriormente dos Stands, e o baterista Sean Payne dos Zutons - Payne primeiro passou a estudar arte na faculdade antes de abandonar a música. Influenciado por vocalistas de Jazz tão icônicos como Billie Holiday e Ella Fitzgerald, Payne também ouviu uma grande variedade de Pop e Rock, resultando em uma coleção recorde eclética que influenciou suas próprias músicas.


 Depois de trabalhar com várias bandas locais de Liverpool, Payne foi apresentada ao produtor Simon Dine, e a dupla começou a escrever juntos. Revivendo um grupo de garotas dos anos 60 e a música influenciada pela Motown, o álbum de estreia de Payne, I wish I could Have Loved You More, apresentou o “One One More Chance” da Mark Ronson e foi lançado na Sony em 2007.

segunda-feira, 24 de julho de 2017

Gemma Ray: Cantora que se inspirou no Rock pré-Beatles





Luís Alberto Alves

A música pop britânica tem muitos atos de Retro-Soul e R & B, mas as gravações da cantora/compositora Gemma Ray revelam uma natureza artística mais complexa e inquieta do que a maioria. Chegando de volta ao pré-Beatles rock para inspiração - mas tocando em uma confusão de influências, incluindo as tochas da Billie Holiday, partituras, flamenco e mais - Ray esculpiu um som familiar e caloroso, mas também atraente - Tópico e cheio de toques noir-ish.
Lights Out Zoltar! O nativo de Essex lançou seu primeiro álbum, The Leader, no início de 2008, no rótulo indie Bronzeat, baseado no Reino Unido. Em uma nuvem de críticas positivas da imprensa britânica, ela estava prestes a embarcar em uma turnê quando ficou doente e teve que cancelar uma série de shows de perfil.

Enquanto se recuperava, Ray escreveu um lote de músicas novas e as gravou num modesto estúdio caseiro com o co-produtor Michael J. Sheehy. O Lights Out Zoltar! Resultante, lançado no final de 2009, foi um trabalho ambicioso que desmentiu suas origens caseiras com um som de sala de concertos expansivo. Ray tomou a abordagem oposta para o seu terceiro álbum, It's a Shame About Gemma Ray, que encontrou a sua cobertura de 16 músicas (que vão desde "Everyday" de Buddy Holly para "Touch Me I'm Sick" de Mudhoney) em versões assustadoras e descamadas.


Ela continuou a se esticar artisticamente em seu álbum Island Fire, mais pop-oriented 2012, que a encontrou não só cobrindo duas músicas de Sparks, mas também colaborou com a banda. Um ano depois, ela lançou o Down Baby Down do vinil, um registro mais experimental com a ajuda de Thomas Wydler da Nick Cave & the Bad Seeds. A corrida prolífica continuou em 2014 com o seu sexto comprimento, Milk for Your Motors, gravado após a deslocalização de Ray para Berlim. Ela retornou em 2016 com The Exodus Suite, um conjunto de tochas com toques de liderança de quase uma hora e banda gravada ao vivo no Candy Bomber Studios, em Berlim.

Nicole Atkins: A mistura de Roy Orbison, Loretta Lynn e Jenny Lewis



Luís Alberto Alves

Com seu vibrato throaty e músicas pop orquestramente exageradas, Nicole Atkins estreou em 2006, trazendo à mente uma mistura de Roy Orbison, Loretta Lynn e Jenny Lewis. Ela foi criada em Neptune, Nova Jersey e se mudou para a Carolina do Norte durante a adolescência para estudar ilustração na UNC Charlotte. Depois de fazer amizade com os membros dos Avett Brothers e registrar vários anos com a banda country Los Parasols, Atkins retornou brevemente à área de três estados, onde uma série de apresentações de microfones abertos no East Village de Manhattan ajudou-a a aprimorar um som que era mais em dívida com a música pop do que seu trabalho com Los Parasols.

Passou os anos seguintes viajando entre a Carolina do Norte e o Nordeste, eventualmente se instalando em Nova Jersey na casa de seus pais. Apresentações em Nova York ajudou-a a atrair a atenção de vários músicos locais e começou a reunir uma banda de apoio composta pelo guitarrista Dave Hollinghurst, o baixista John Flaugher, o baterista Dan Mintzer e o tecladista Daniel Chen.

Com codinome de Nicole Atkins & the Sea, a banda obteve uma residência na Piano's - uma popular noitava no Lower East Side - e conseguiu um acordo com a Columbia Records com base nas gravações de demonstração da Atkins e performances impressionantes. Atkins lançou o Bleeding Diamonds EP em 2006, e o grupo decanou a Suécia no final desse ano para trabalhar em um álbum completo. Apresentando o som "pop noir" autodidacta do compositor, Neptune City chegou no final de 2007, seguido de um EP de material de capa em 2008.

Depois de emprestar seus talentos vocais ao álbum de Newark, Get Guilty, Atkins passou por um período de transição durante a criação de seu segundo álbum. Ela abriu caminho com sua banda de apoio original, rompeu com seu namorado de longa data, Paul Ritchie (da Parlour Mob), e se encontrou em desacordo com a Columbia. Como resultado, Mondo Amore não foi lançado até o início de 2011 (via Razor & Tie), e o álbum encontrou Atkins explorando novas influências, incluindo blues e psychedelia vintage.

 Ela fez uma turnê intensa em apoio a Mondo Amore, exibindo shows por quase um ano e depois começou a trabalhar em um terceiro álbum, escrevendo material novo com o produtor e percussionista Jim Sclavunos. Em 2012, a casa de Atkins em Nova Jersey foi atingida pelo furacão Sandy; ela estava em Memphis quando a tempestade bateu a costa leste, mas ainda ficou temporariamente encalhada.

A palavra dos problemas de Atkins voltou para Tore Johansson, um produtor e músico que havia trabalhado na cidade de Neptuno; ele a convidou para se juntar a ele em seu estúdio residencial na Suécia, e Atkins classificou as idéias líricas e os fragmentos de música que ela havia armazenado em seu iPhone e os formaram em um álbum, o ambicioso e eclético Slow Phaser.


 Ao invés de lidar com outra empresa discográfica, Atkins optou por libertar o Lento Phaser através de seu próprio rótulo, Oh Mercy! Records, financiando o projeto através de uma campanha bem sucedida de financiamento de multidões. O álbum foi lançado em janeiro de 2014. Atkins depois revisou sua opinião de gravadoras, assinando com a Single Lock Records, com sede em Florença, Alabama, para seu quarto álbum de estúdio, Goodnight Rhonda Lee. Lançado em 2017, foi gravado em Fort Worth, Texas, com o trio de produção Niles City Sound, e teve uma vibe exuberante e retro com sabores de Country-Soul e Jazz-Funk.

quarta-feira, 12 de julho de 2017

Sugar Minott: A fera do Dencehall



Luís Alberto Alves

Poucos artistas tiveram o impacto na cena dancehall da Jamaica como Sugar Minott. Seus lançamentos forneceram os planos para o surgimento do estilo dancehall contemporâneo, ele também foi igualmente influente como produtor e seu sistema de som extraordinariamente popular ajudou a lançar vários novos DJs no centro das atenções.

Lincoln Barrington Minott nasceu em Kingston, na Jamaica, em 25 de maio de 1956. Começou sua carreira nos sistemas de som enquanto ainda era criança, trabalhando como seletor para o equipamento Sound of Silence Keystone, antes de lançar seu próprio sistema de som Gathering of Youth, assim como ele bateu em seus adolescentes.

Lá, também, ele continuou apenas como o seletor. No entanto, em 1969, Minott decidiu tomar o próprio mike, não como DJ, mas como cantor, um terço do trio das raízes dos Irmãos Africanos, ao lado de Tony Tuff e Derrick Howard. O grupo inicialmente fez o seu caminho ao redor do circuito do show de talentos amadores, mas acabou ligando-se ao rótulo Micron.

Irmãos africanos lançaram vários singles nos próximos anos, incluindo "Night Party", "Gimme Gimme African Love" e "A Di System" cortado com o produtor Jah Bunny. O trio também começou a autoproduzir (sua primeira tentativa foi "Torturar") e, em seguida, lançou seu próprio rótulo italiano.

 Por essa altura, a influência dos Abyssins do trio estava se tornando proeminente, como pode ser ouvido no "Righteous Kingdom", "Youths of Today" e "Lead Us Father".

O cientista supervisionou a Internacional de 1996, um conjunto igualmente forte, enquanto o assassinato musical do próximo ano e o Easy Squeeze de 1999 descobriram que o cantor ainda era uma força a ser contada. Em muitos aspectos, ele estava fazendo seu melhor trabalho no palco, como comprovado por suas performances no Reggae Sunsplash em 1992, 1995 e 1996.

 No estúdio, ele estava gravando seu melhor material em solteiros em colaborações com outros artistas: 1992 "Wah Them a Do", com o ex-protegido Junior Reid, foi um trabalho crucial; Igualmente bom foi "Chow", um single de 1994 que emparelhou o cantor com o DJ Shaggy, de voz rara, enquanto outro lançamento notável, "Wise Up", o fez parceria com Mutabaruka.

Na década de 2000, o Minott permaneceu um popular artista ao vivo, com o trabalho de estúdio limitado em grande parte a aparições convidadas, embora ele lançasse o álbum ocasional como líder, incluindo o New Day de 2008, com aparições de Toots Hibbert, Sly Dunbar, Dwight Pickney e Andrew Tosh. Sugar Minott foi diagnosticado com problemas cardíacos em 2009 e morreu em 10 de julho de 2010, após sua admissão em um hospital de Kingston depois que  se queixou de sentir-se mal. Ele tinha 54 anos.

Chaka Demus: Um dos DJs mais famosos do Reggae



Luís Alberto Alves

Um dos DJs mais populares dos anos 90, o Chaka Demus, jovial e de voz rara, criou uma série de sucessos na Jamaica, trabalhando sozinho e com os outros, mas foi o seu emparelhamento com os Alicates de tonalidade doce que trouxe O torradeira uma série de músicos de cartas internacionais.

O DJ nasceu John Taylor, em West Kingston, Jamaica, em 1965. Como praticamente todos os talentos faladores da ilha, ele começou sua carreira como adolescente na cena do sistema de som, trabalhando para os sistemas Jammy e Supremo. Inicialmente, ele brindou sob o nome de Nicodemus Jr., seu tributo ao excelente DJ Nicodemus dos anos 80.

Mas, quando o DJ começou a gravar em meados dos anos 80, ele tomou o moniker mais original Chaka Demus. Demus gravou seus primeiros singles para o Jammy's, estreando com "Increase Your Knowledge em 1985. Nenhum de seus esforços iniciais foram grandes sucessos, mas tudo bem para o futuro.

Seu potencial foi rapidamente reconhecido por seus irmãos maiores, incluindo Yellowman, que se juntou a ele Para o louvado "Everybody Loves Chaka", Scotty, "Bring It to Me" e o Almirante Bailey, com quem ele cortou "One Scotch, One Bourbon, One Beer". Demus mudou-se para a etiqueta Penthouse em 1987 para gravar o "Chaka On the Move "solteira, depois retornou brevemente ao Jammy no ano seguinte.

 Lá, ele foi emparelhado com outra torradeira, Shabba Ranks, para o álbum Rough & Rugged. No mesmo ano,  também gravou sua estréia em solo, O ligeiramente fanfarrão Everybody Loves the Chaka, pelo rótulo Scorpio. Seu álbum de acompanhamento, The Original Chaka, apareceu em 1989 em Witty.

Seria dois anos antes que a dupla voltasse com um seguimento, 1996 For Every Kinda People, que inevitavelmente sofreu em comparação com o antecessor. No entanto, a faixa do título ganhou o par de outro single de sucesso, enquanto uma capa do "Every Little Thing She Does Is Magic" da polícia repetiu seu sucesso em 1997.

 Naquele ano, também trouxe um novo solo Demus single, "Come Ya Mi Darlin" Venha ", enquanto 1998 viu Chaka Demus & Pliers voltar ao palco no Reggae Sunsplash. O par desapareceu da vista e os anos passaram sem uma palavra, até que finalmente em 2001, a dupla reapareceu com um novo conjunto forte, Help Them Lord, no rótulo RAS.


Eles continuaram a lançar novos álbuns, incluindo Trouble and War (2003), Back Against the Wall (2005) e So Proud (2008), e eles fizeram turnês e realizaram-se em festivais ao redor do globo.

Augustus Pablo: O som melódico da Jamaica



Luís Alberto Alves

Como qualquer pessoa de negócios lhe dirá, o caminho para o sucesso é através da descoberta de um nicho ou de um mercado anteriormente inexplorado. Ainda assim, poucas pessoas de negócios e ainda menos músicos acreditavam que havia um mercado para o som da melódica.

Em seguida, eles teriam rir, um kazoo? No entanto, Augustus Pablo pegaria o brinquedo desta criança e lançaria uma revolução na música jamaicana. Não só a melódica de Pablo era única, seria varrer a cena da ilha inteira e tornar-se parte integrante da música da época.

Mas Pablo não era um pônei de um só truque, ele também era um tecladista virtuoso e seu estilo permeava a ilha em uma miríade de seus próprios lançamentos e como um homem de sessão para os outros. Era igualmente talentoso do outro lado da mesa de gravação e seu trabalho de produção estava tão inspirado quanto o seu estilo.

Trouxe “Blowing With the Wind”, que encontrou o artista mudando de direção novamente com a adição de batidas de bateria nyahbingi e trompete de Johnny Moore. À medida que a década se aprofundava, Pablo permaneceu firme na cena ao produzir uma série de sucessos, incluindo clássicos como "Night and Day" de Dawn Penn e o sublime álbum "Jah Made Them All" de Yami Bolo.

 Ele também continuou a lançar sua própria música, estrela convidada nos registros de outros e supervisionar seu catálogo de trás, que permaneceu na demanda. O que é realmente milagroso foi que Pablo conseguiu manter esse ritmo por tanto tempo. Sua saúde sempre foi muito delicada devido a uma desordem nervosa que ele sofreu durante a maior parte de sua vida.


Em 18 de maio de 1999, seu corpo finalmente desistiu; tinha apenas 40 anos. No entanto, embora o artista tenha desaparecido, seu legado não corre o risco de sumir. As compilações de seu próprio trabalho e de suas produções aparecem com uma regularidade surpreendente, e é difícil encontrar um álbum do final dos anos 70 que ele não fez estrelas convidadas. 

Sua importância para a cena musical da Jamaica pode ser vista pelas inúmeras estrelas que apareceram em um concerto de homenagem realizado um ano após sua morte, que incluiu alguns dos maiores DJs, cantores e músicos da ilha.

terça-feira, 11 de julho de 2017

Robbie Shakespeare: O diamante do contrabaixo do Reggae



Luís Alberto Alves

Quando se trata de tocar Reggae bass, ninguém se aproxima de ter a influência de Robbie Shakespeare. Como metade dos Riddim Twins, uma dupla de estúdio que ele compartilha com o baterista Sly Dunbar, Shakespeare tocou em uma lista muito longa de álbuns. 

Além de gravar e / ou produzir álbuns para artistas de Reggae, incluindo U-Roy, Peter Tosh, Bunny Wailer, Culture, Burning Spear, Dennis Brown, Gregory Isaacs, Jimmy Cliff, Mighty Diamonds, Sugar Minnott, Pablo MoSes, Chaka Demus e Pliers , Augustus Pablo, Yellowman e Black Uhuru, ele e Dunbar forneceram sua experiência rítmica e de estúdio para álbuns de estrelas pop e rock como Mick Jagger, Joan Armatrading, Bob Dylan, Jackson Browne, Joe Cocker, Cyndi Lauper, Yoko Ono, Grace Jones e Ian Dury.

Com seus próprios álbuns, eles estabelecem o padrão para duplicações reduzidas, baixas e de bateria. Um veterano de bandas de gravações como Aggrovators de Bunny Lee, Shakespeare colaborou pela primeira vez com Dunbar como membros da banda Channel One Studio House, os revolucionários.

Decidindo tentar a sorte como dupla, em 1974 formaram uma empresa de produção e gravadora independente, a Taxi Records. Sua primeira produção, "Murder She Wrote", de Chaka Demus e Pliers, foi um grande golpe e os desencadeou em um caminho de sucesso que ainda não pode diminuir.


Shakespeare continuou a expandir as possibilidades do seu baixo. Conhecido por seu uso criativo de efeitos eletrônicos e de produção, ele e Dunbar gravaram um álbum Eletro-Reggae com imaginativos DJ Howie B. Shakespeare e Dunbar produziram trilhas sonoras para vários filmes, incluindo Club Pardise, Buffy the Vampire Slayer, Poetic Justice e O melhor filme de Jamaica, Third World Cop.