Postagem em destaque

Macy Gray, cantora que a Atlantic Records recusou gravar

Radiografia da Notícia *  Na virada do milênio, ela aproveitou sua voz totalmente única e um senso de estilo estranho para o estrelato pop *...

quinta-feira, 31 de agosto de 2017

Ziggy Elman: O homem que influenciou as big bands



Luís Alberto Alves/Hourpress

Ziggy Elman (nascido Harry Finkelman) teve influência na música de big band, Swing, Jazz e klezmer. Sua interpretação da melodia klezmer "Fralich in Swing", gravada em 1939 com a vocalista Martha Tilton como "E os Anjos Sing", tornou-se um grande sucesso e ainda continua a ser um clássico da era do balanço.

Embora tenha gravado mais de duas dúzias de músicas como líder de banda, Elman é melhor lembrado por seu trabalho com a Benny Goodman & His Orchestra na década de 1930 e a Tommy Dorsey & His Orchestra na década de 1940. Em uma entrevista publicada em 25 de fevereiro de 1939, edição de Collier, Goodman lembrou-se "De volta em 1934 enquanto estávamos tocando para um salão de convenções em Kansas City, Ziggy Elman alcançou sua trombeta, virou-a para o céu e se inclinou para um arranjo de cabeça para um coro de "sussurrar".

Um arranjo de cabeça, se você estiver interessado, significa meramente que Ziggy tomou a melodia de "Sussurrar" sem morte, se tocada a morte, e bordou-a com uma filigrana fantasiosa de decoração musical, cada nota que lhe veio na cabeça no instante antes de explodir. Assim, por improvisação talentosa, Ziggy colocou a vida e entrou na canção, deu-lhe asas. Na gíria musical, ele colocou a pedra nela.

Elman primeiro atraiu a atenção em 1932, quando tocou trombone em uma gravação de Alex Bartha. Quatro anos depois, ele se juntou à orquestra de Benny Goodman. Elman encontrou seu prazer através da música. Quando Harry James se juntou ao grupo, Elman estava satisfeito com o fornecimento de linhas de harmonia para o solo de James.


Seu período mais ambicioso ocorreu em 1938 e 1939, quando gravou 20 músicas como líder de banda. Ele continuou a brincar com Goodman até sair para se juntar à banda de Tommy Dorsey em 1940. Permaneceu como membro destacado do grupo até 1947.

 Embora ele alternasse o trabalho com o grupo de Dorsey e liderasse sua própria banda entre 1947 e 1952, Elman caiu na obscuridade com o passagem da era do balanço. Durante o resto da vida, ele surgiu ocasionalmente para tocar em várias sessões de estúdio.

Ben Selvin: Líder de banda mais gravado de todos os tempos



Luís Alberto Alves/Hourpress

Por muitas contas, o líder de banda mais gravado de todos os tempos com até 13.000 gravações, Ben Selvin liderou uma variedade de grupos de estúdio e orquestras da sociedade de 1910 até os anos 30, registrando inúmeras novidades para o cruzamento comercial principal, muitos dos quais apresentavam os futuros líderes da banda Benny Goodman, os Dorsey Brothers, Jack Teagarden, Red Nichols e Bunny Berigan. Entre os mais populares dos milhares de lados de Selvin, estavam "Dardanella" (a primeira gravação para vender cinco milhões de cópias), "Eu estou sempre soprando bolhas", "Sim! Não temos bananas", "Manhattan", "Happy Days Are Here Again "(mais conhecido como uma música-tema para o presidente Franklin D. Roosevelt), e" When It's Springtime in the Rockies ".

Além de seus próprios lados, Selvin também liderou grupos de apoio para os vocalistas Ethel Waters, Kate Smith e Ruth Etting. Selvin começou sua carreira como violinista na orquestra de Charles Strickland. Ainda não fora de sua adolescência, ele lançou sua própria banda de dança da sociedade em 1917 e começou uma residência de sete anos no clube do Moulin Rouge em Nova York.

 Ele gravou seu primeiro hit, "I'm Forever Blowing Bubbles", para Victor em julho de 1919 em sua primeira sessão de gravação. Durante os próximos anos, liderou conjuntos de estúdio para rótulos, incluindo Vocalion, Brunswick, Okeh, Paramount, Lyric, Emerson e Arto (muitos deles registrados sob aliás, da Bar Harbor Society Orchestra aos Broadcast Syncopators). Assim como nas datas de gravação, Selvin foi capaz de liderar uma variedade de orquestras da sociedade nas datas de desempenho, mesmo na mesma noite.

 O que então era uma prática comum pode resultar em dezenas de orquestras que tocam em shows de fim de semana em Nova York, cada uma sob a bandeira de Selvin (ou Lester Lanin ou Meyer Davis ou qualquer outro líder de banda popular do dia).

No final dos anos 20, Selvin estava gravando exclusivamente para a Colômbia. Ele continuou a aparecer lado a lado em meados dos anos 30. Depois de se aposentar da atuação em 1934, foi trabalhar como vice-presidente de gravação e programação da recém-formada empresa Muzak, usando suas conexões para convencer líderes de bandas para gravar anonimamente para a empresa.


Ele se tornou o diretor da Columbia Records da A & R em 1947 e supervisionou sessões de gravação para cantores como Frank Sinatra e Doris Day. Em 1952, mudou-se para RCA Victor, onde trabalhou até aposentar-se em 1963, após o que foi consultor de 3M. Ele também foi co-fundador da Majestic Records. Viveu para ver sua nona década antes de morrer de um ataque cardíaco em 1980.

Kay Kyser: Grande talento sem nunca ter lido nota musical



Luís Alberto Alves/Hourpress

Kay Kyser não conseguiu ler uma nota de música e passou quase tanto tempo fazendo comédia como música no rádio. Mas, por mais de 15 anos, de 1933 até o final da década de 1940, ele foi um dos mais populares líderes de banda e personalidades da música na América, e deleitou dezenas de milhões de ouvintes.

Nascido em uma família de acadêmicos, Kyser deveria prosseguir uma carreira na lei, mas abandonou isso depois de assumir a banda do campus em sua faculdade de seu líder, Hal Kemp. Ele se tornou tão popular como uma personalidade que estava na estrada quando  se formou.

A fim de compensar a falta de treinamento musical, ele contratou o arranjador / compositor George Duning (mais tarde o autor de filmes para filmes como Picnic), formado pelo Conservatório de Música de Cincinnati.

Kyser e sua banda se tornaram conhecidas nacionalmente após uma série de transmissões de rádio do Miramar Hotel em Santa Monica - um grupo de truques, como ter o vocalista para cantar os títulos das músicas a serem realizadas, interrompendo um coro para o tema da banda, "Thinking of You", e anunciando o nome do cantor, fez seu grupo se destacar no rádio, e um noivado no restaurante Blackhawk em Chicago fez de Kyser uma estrela.

Seu programa de rádio, o Kollege of Musical Knowledge de Kay Kyser, funcionou por 11 anos, misturando perguntas de questionário com música swing, baladas e músicas de novidades; Kyser presidiu tudo vestido com um vestido acadêmico completo com o Mortarboard, apresentando uma personalidade do Southern e comic fácil.

Ele era tão popular que a RKO o inscreveu para uma série de filmes, começando com That's Right, You're Wrong, jogando a si mesmo. Ele fez um filme para a MGM em 1944, Swing Fever, que foi uma tentativa mal sucedida de converter Kyser em um molde Harold Lloyd.

O vocalista de Kyser durante grande parte do final dos anos 30 e início dos anos 40 foi Ginny Simms, que foi sucedida por Gloria Wood, Julie Conway, Trudy Erwin e Georgia Carroll ("There Goes That Song Again"), o último cantor e ex-formador John Robert Powers, modelo a quem Kyser se casou.

A outra personalidade destacada foi Merwyn Bogue, que era conhecida no ar como Ish Kabibble, que lidava com os números da novidade. Os sucessos de Kyser, para Brunswick durante a maior parte da década de 1930 e a Colômbia depois de 1939, incluíram "Você, Você Darlin", "Playmates", "Com o vento e a chuva no seu cabelo", "Amizade", "Fish Fish Tennessee" "The White Cliffs of Dover" e "Old Buttermilk Sky".

Durante a Segunda Guerra Mundial, Kyser e sua banda se encaminharam para milhões de ouvintes e militares, aparecendo em mais de 1.800 instalações militares em shows da USO, além de suas aparições regulares no rádio. Embora a ênfase fosse na comédia, a banda foi reconhecida como uma habilidade de Jazz Swing capaz.


O programa de rádio foi cancelado em 1949, e Kyser se aposentou no ano seguinte. Ele recusou-se a participar com os seus ex-membros da banda na criação do álbum 1963 do Capitólio, Kyser Hits, no Hi-Fi, que contou com o comediante Stan Freberg imitando as apresentações da música falada de Kyser. Durante o resto de sua vida, passou o tempo como professor itinerante na Christian Science, uma área na qual ele era um verdadeiro erudito.

Fred Waring: Artista de grande visão empresarial



Luís Alberto Alves/Hourpress

Provavelmente seria esticar a definição consideravelmente para colocar Fred Waring na categoria de Jazz, embora ele fosse muito popular utilizando alguns conceitos da escola de improvisação. Waring liderou uma banda de banjo baseada em dança aos 18; ele freqüentou Penn State, então formou os colegas de Fred Waring, que finalmente se tornaram os pensilvânia, apesar de terem sede em Detroit.

Eles gravaram extensivamente nos anos 20 e desfrutaram de algum sucesso. O filme de 1929 Sincopação e o show de palco de 1930 Os nova-iorquinos ajudaram a banda de Waring a se tornar sensação popular.

 Ficaram cada vez mais comerciais e leves nos anos 30, enquanto se tornavam artistas de rádio e filmes ampliados. A banda apareceu em um filme com Dick Powell em 1937, estava na Feira Mundial de 1940, apareceu na Broadway em 1945, depois em um filme de desenho animado em 1948.

Eles também marcaram hits pop em 1947 e 1949, e se tornou a primeira banda a pousar seu próprio programa de televisão em 1949. Se tornaram um império diversificado, com empresas, oficinas para diretores de clubes de glee, asas publicitárias, um jornal mensal, imobiliário e uma corporação para executar tudo desde 1950-1970.


O receptivo de uma Medalha de Ouro do Congresso de 1982 por suas contribuições para a música americana, Waring continuou a realizar até sua morte em 29 de julho de 1984.

Ray Anthony: Outro grande talento das Big Bands


Luís Alberto Alves/Hourpress


Ray Anthony tocou dois anos com Glenn Miller e dez com Jimmy Dorsey antes de formar sua própria banda. Anthony liderou um grupo no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, depois teve uma banda de dança altamente popular. Ele provavelmente tem tanta fama, se não mais, como o escritor do tema de Dragnet, a melodia da novidade "The Bunny Hop" e o single de sucesso "Dancing in the Dark". Ele também teve muitos trabalhos de cinema e TV nos anos 50, incluindo uma aparição no filme Daddy Long Legs.

Nelson Riddle: Um dos maiores arranjadores da música dos Estados Unidos




Luís Alberto Alves/Hourpress

Nelson Riddle foi possivelmente o maior arranjador da história da música popular americana. Ao longo de sua longa e distinta carreira, ele também era um compositor de banda sonora popular, um maestro, um trombonista e um ocasional golpeador por direito próprio.

Ele trabalhou com muitos dos principais vocalistas do Pop de hoje em dia, mas foi o seu trabalho imortal com Frank Sinatra, particularmente nos álbuns conceituais do Capitol, respeitosamente revertidos, que cimentaram o legado duradouro de Riddle.

Era um mestre de humor e sutileza, e um especialista em desenhar o subtexto emocional de uma música. Ele era altamente versátil em termos de estilo, humor e tempo, e embalou seus gráficos cheios de variações rítmicas e melódicas e cores tonais ricas que se misturam perfeitamente atrás da linha vocal principal.

Muitas vezes escreveu especificamente para vocalistas individuais, mantendo seus pontos fortes e limitações em mente e empurrando-os para oferecer performances emocionalmente ressonantes. Como tal, Riddle era perfeitamente adequado à tarefa de enquadrar intérpretes vocais, ao contrário de apenas cantores; ele estava mais em sincronia com os vocalistas mais matizados e artisticamente ambiciosos, como o Sinatra.

 Riddle sabia como se deitar e trazer certas letras ou sutilezas vocais para a frente, e como adicionar contra-melodias que enfatizavam outras letras, ou faziam importantes transições. Ele poderia chamar o ouvinte com enfeites atraentes, desafiá-los com harmonias aventureiras e construir para o clímax que se desvaneciam em estágios surpreendentemente restringidos. Em suma, Riddle era tudo o que um cantor de alto nível poderia pedir.

Em meados dos anos 70, Riddle estava em grande parte aposentado, uma combinação de mudanças de gostos musicais e problemas de saúde que necessariamente restringiam suas atividades. Ele surgiu no início dos anos 80 para trabalhar com Linda Ronstadt em uma sucessão de álbuns pop tradicionais: 1983's What's New, Lush Life de 1984 e 1986's Sentimental Reasons.


Os dois anteriores ganharam o Grammys para o Best Arrangement Acompanhando vocais. O projeto final completado do Riddle foi Blue Skies, uma colaboração de 1985 com o cantor de ópera Kiri Te Kanawa. Ele faleceu em Los Angeles em 6 de outubro de 1985.

Billy May: O mago dos arranjos de Frank Sinatra



Luís Alberto Alves/Hourpress

O último dos grandes arranjadores que escreveram regularmente para Frank Sinatra, Billy May teve várias carreiras variadas dentro e fora do Jazz. Seu primeiro show notável foi como um arranjador / trompetista com Charlie Barnet (1938-1940), para quem ele escreveu o acordo de wah-wah-ing do "Cherokee" de Ray Noble.

 Mais tarde,  trabalhou na mesma capacidade para Glenn Miller (1940-1942) e Les Brown (1942) antes de se instalar em empregos de equipe, primeiro em estúdios da NBC, depois na Capitol Records, onde liderou sua própria grande banda de estúdio de 1951 a 1954 . Seus arranjos para Sinatra, começando com “Come Fly With Me” (1957) e terminando com Trilogy (1979), estão freqüentemente em um modo de Swing Swing, Brassy e até provocador, gerando alguns dos voces mais violentos do cantor.


 Também fez uma pontuação extensa para televisão, filmes e comerciais. Embora maio tenha sido em grande parte inativo nos anos 80 e 90, ele surgiu inesperadamente em 1996 com alguns gráficos de banda larga tipicamente brilhantes para os Estados Unidos da América, de Stan Freberg, Vol. 2 (Rhino), 25 anos depois de suas contribuições para Vol. 1. O veterano arranjador morreu em silêncio em casa em 22 de janeiro de 2004 aos 87 anos.

Henry Mancini: O artista de 20 Grammys



Luís Alberto Alves/Hourpress

Se o reconhecimento de seus pares é a verdadeira medida de sucesso, então poucos homens são tão bem-sucedidos quanto compositor, arranjador e maestro Henry Mancini. Em uma carreira que durou 40 anos, escrevendo para cinema e televisão, Mancini ganhou quatro Oscars e 20 Grammys, o recorde histórico de um artista pop. Para o pequeno almoço de 1961 em Tiffany sozinho, Mancini ganhou cinco Grammys e dois Oscars.

 O café da manhã no Tiffany's inclui o clássico "Moon River" (letra de Johnny Mercer), indiscutivelmente uma das melhores canções pop dos últimos 50 anos. Na última contagem, havia mais de 1.000 gravações. Suas outras músicas notáveis ​​incluem "Dear Heart", "Days of Wine and Roses" (um Oscar, dois Grammys) e "Charade", os dois últimos com letras de Mercer.

Ele também teve um recorde número um e ganhou um Grammy pelo "Love Theme From Romeo and Juliet" de Nino Rota. Entre os outros títulos de filmes notáveis, estão The Pink Panther (Three Grammys), Hatari! (um Grammy), Victor / Victoria (um Oscar), Two for the Road, Wait Until Dark e 10. Seus temas de televisão incluem "Peter Gunn" (dois Grammys, gravados por muitos artistas de Rock), "Mr. Lucky" ( dois grammys), "Newhart", "Remington Steele" e a mini-série The Thorn Birds.

O apogeu de Mancini foi no início dos anos 60, quando sua pontuação para o Breakfast at Tiffany's (1961) cedeu o single "Moon River", vencedor do Oscar, que imediatamente se tornou um padrão Pop. No ano seguinte, ele escreveu a música para Days of Wine and Roses, que também ganhou um Oscar por sua música de título. Ao longo das próximas três décadas, ele continuou sendo um dos compositores de filmes mais bem-sucedidos do mundo, além de um condutor de concertos popular. Ele continuou trabalhando até sua morte em 1994; antes da partida final,  estava escrevendo a pontuação para a adaptação musical de Victor / Victoria.

O que manteve o trabalho de Mancini fresco era sua capacidade de escrever em quase todos os estilos imagináveis ​​e suas experiências bem-sucedidas com sons e instrumentos incomuns. Em seu livro de memórias de 1989, eles mencionaram uma música, que o colega de Mancini, Gene Lees, escreveu que "Mais do que qualquer outra pessoa, ele americanizou a pontuação de filmes e, no tempo, os compositores de cinema europeus seguiram seu caminho" e que Mancini escreveu pontuações que "continha quase tantas melodias de música totalmente desenvolvidas como um musical da Broadway".


Se ele não tivesse permanecido fiel ao seu primeiro amor, no ranking de filmes, Mancini teria feito um impacto tão grande no palco da Broadway como ele fez na tela de prata.

quarta-feira, 30 de agosto de 2017

Lawrence Welk: O artista que soube explorar bem a televisão



Luís Alberto Alves/Hourpress

Pode ou não ser verdade que Lawrence Welk é o artista mais popular e fácil de ouvir de todos os tempos, mas é difícil pensar em alguém que esteja mais proeminentemente associado ao gênero. O show de variedades de televisão de longa data da Welk foi um enorme sucesso em seu tempo, e continua sendo um favorito duradouro nas repetições.

E, embora Welk gravemente, seu verdadeiro legado musical foi construído através da estética obstinadamente inocua e saudável de seu show. Ele era uma improvável estrela de televisão - seu forte sotaque alemão e a rigidez na câmera teriam sido passivos incapacitantes para muitos outros anfitriões. No entanto, Welk foi amado apesar de - ou, talvez, por causa - dessas limitações, principalmente porque ele conhecia seu público e prestava muita atenção ao que queria.

No processo, ele criou um estábulo de artistas familiares cujas aparências regulares foram ansiosamente antecipadas pelos seus espectadores. Exigente e particular, Welk colocou-os através de ensaios rigorosos e aplicou agressivamente o tom inofensivo e não ameaçador que tornou o show tão palatável para espectadores de todas as idades.

Para as pessoas que se consideravam remotamente hip, esse tom tornava o nome de Welk sinônimo de entretenimento higienizado e um alvo fácil para a escárnio. Ele e seus atos eram freqüentemente descartados como irremediavelmente quadrados, por turnos esponjosos ou sentimentais, e refletindo uma pureza idealizada que realmente não existia em qualquer lugar.

 Ele também criou críticas para a extrema escassez de artistas minoritários no show, aparentemente outro sintoma de seu kowtowing para a América do Norte de pão branco. No entanto, esse conservadorismo essencial ajudou a dar ao The Lawrence Welk Show um apelo extraordinariamente duradouro; depois de perder seu slot de rede, passou mais de uma década em sindicatos com maior sucesso do que nunca, e encontrou nova vida quando suas repetições se tornaram a principal fonte de receita para muitas estações públicas de televisão em todo o país.

Em 1971, a ABC cancelou The Lawrence Welk Show, sentindo que seu público-alvo estava crescendo demais para atrair anunciantes. Welk rapidamente assegurou um acordo de distribuição que colocou seu show em mais de 200 estações em todo o país, e manteve-se certo em produzi-lo até 1982. Como os anos 70 usavam, muitos dos antigos artistas se aposentaram ou se mudaram, para serem substituídos por similares Atos que seguiram essencialmente o plano estabelecido há muito tempo.

Mas mesmo que houvesse menos destaques individuais, o show ainda encheu um nicho de público que de outra forma foi amplamente ignorado. Após a sua aposentadoria em 1982, Welk instalou-se em Santa Monica, e logo estabeleceu uma comunidade de resort / aposentadoria, o Lawrence Welk Country Club Village, em Escondido. Ele também adquiriu um vasto catálogo de publicação de música, bem como outras propriedades imobiliárias.


A partir de 1987, algumas estações de televisão públicas começaram a exibir as exibições do The Lawrence Welk Show, para o deleite de uma base de visualização de idosos. À medida que os anos 90 passaram, a TV pública veio confiar mais e mais no The Lawrence Welk Show como um ganhador de dinheiro básico durante as promessas, garantindo assim sua disponibilidade e popularidade continuadas após a passagem de Welk: ele morreu de pneumonia em 17 de maio de 1992. A banda que ele já conduziu continuou a tocar no Champagne Music Theatre em Branson.

Les Baxter: O talentoso maestro da Capitol Records



Luís Alberto Alves/Hourpress

Les Baxter é uma pianista que compôs e organizou as principais bandas de swing dos anos 40 e 50, mas ele é mais conhecido como o fundador da exótica, uma variação de escuta fácil que glorificou os sons e estilos de Polinésia, África e América do Sul, mesmo quando manteve os arranjos tradicionais de cordas e metais do Pop instrumental. A Exotica tornou-se uma tendência massivamente popular nos anos 50, com milhares de compradores de discos ouvindo Baxter, Martin Denny e seus imitadores. A Baxter também foi pioneira no uso do instrumento eletrônico, o theremin, que tem um som assombrativo.

Baxter estudou piano no Conservatório de Detroit e Pepperdine College em Los Angeles. Depois que completou a escola, ele abandonou o piano e tornou-se um vocalista. Quando  tinha 23 anos,  se juntou Mel Tormé's Mel-Tones. O grupo cantou nas gravações do Artie Shaw, incluindo o sucesso "What Is This Thing Called Love".

Em 1950, se tornou um arranjador e maestro da Capitol Records, trabalhando em hits de Nat King Cole, incluindo "Mona Lisa". Ao mesmo tempo, Baxter começou a gravar seus próprios álbuns. Em 1948,  lançou um álbum de 78 minutos chamado Música fora da Lua, que inaugurou o pop da era espacial com o uso do theremin. Quatro anos depois,  começou a gravar álbuns exoticos com Le Sacre du Sauvage.

Em seus singles de início dos anos de idade, Baxter era relativamente direto, apresentando versões de padrões como o número um de "Unchained Melody" e "The Poor People of Paris", mas em seus álbuns ele experimentou com todo tipo de músicas do mundo, adaptando-as para sua orquestra. Como ele estava gravando seus álbuns exoticos, Baxter também era o diretor musical do programa de rádio Halls of Ivy, além de programas de rádio Abbott & Costello; também compôs mais de 100 partituras de filmes, concentrando-se em filmes de terror e musicais e comédias adolescentes, embora também fizesse dramas como Gigante.

O apogeu de Baxter foi nos anos 50 e 60. Embora ele continuasse a compor e gravar nos anos 70, sua produção era esporádica. No entanto, um culto se formou em torno de suas gravações exoticas que persistiram nos anos 90.

Tony Hatch: O produtor que esculpiu o talentoso David Bowie



Luís Alberto Alves/Hourpress

Embora Tony Hatch tenha tido sucesso em vários segmentos da indústria do entretenimento a partir dos anos 60, ele será melhor lembrado por seu trabalho como produtor e compositor de várias estrelas pop e rock britânicas nos anos 60. Como produtor de pessoal da Pye Records, Hatch trabalhou com os pesquisadores, Petula Clark, sua esposa, Jackie Trent, e em vários singles de meio século de David Bowie, muito antes de o cantor ter se tornado famoso. As produções da Hatch apresentaram um som limpo e bem organizado que, particularmente em suas colaborações com Petula Clark, exibiu alguns traços do pop mainstream e da Broadway.

Hatch começou a conquistar sucessos como compositor no início dos anos 60, incluindo Garry Mills. O seu papel mais importante na música rock britânica direta foi como produtor durante o prêmio comercial 1963-1966 dos  Searchers, um período que os viu tocar todos os seus grandes sucessos. Os registros dos pesquisadores se orgulhavam de harmonias vocais bem equilibradas e guitarras melódicas, às vezes tocavam em modelos de 12 cordas, que, no seu mais avançado, anteciparam o jangle que se tornaria uma característica principal do Folk-Rock. Hatch também escreveu seu segundo hit britânico, "Sugar and Spice", sob o pseudônimo Fred Nightingale.

Hatch teve uma pequena parte na carreira inicial de David Bowie, produzindo três singles em 1966. Este foi um momento em que o jovem Bowie, ainda na adolescência, ainda tentava um estilo e misturando as predileções orquestrais de Hatch com o que Bowie estava chegando com um pouco de incompatibilidade. O selo da Hatch é particularmente audível da melhor faixa da breve estadia de Bowie com Pye Records, "Can not Help Thinking About Me", que tem um som de piano diretamente da "Downtown" de Petula Clark.


Nos anos 70, Hatch teve mais sucesso como produtor de hits britânicos por atos de cantores que não se lembravam muito hoje em dia, incluindo David Parton e Sweet Sensation. Ele e Trent escreveram alguns musicais que tiveram Londres e finalmente se mudaram para a Austrália. Hatch também escreveu algumas músicas de televisão, incluindo trabalhos para a novela britânica "Crossroads" e a música-tema para " "Neighbors."

quarta-feira, 16 de agosto de 2017

Bert Kaempfert: A orquestra do hit “African Beat”





Luís Alberto Alves

Bert Kaempfert teve quase muito talento, habilidade e boa sorte em uma carreira para ser plenamente apreciada, mesmo por sua própria audiência escolhida, os amantes da música pop orquestral fina. Ele foi um dos condutores, organizadores e artistas de gravação mais bem-sucedidos no último campo, mas também foi um grande produtor e desempenhou um papel-chave (se indireto) nas raízes do auge britânico do início dos anos 60, que evoluiu na Invasão Britânica da América em 1964.

Berthold Kaempfert nasceu em Barmbek, uma seção da classe trabalhadora de Hamburgo, na Alemanha, em 1923. Ele estava musicalmente inclinado como um menino, e descobriu que o interesse indulgente por um ato de destino quando ele tinha seis anos - Kaempfert ficou ferido em um acidente de carro e sua mãe usou o dinheiro do assentamento para comprar um piano.

Tornou-se proficiente no teclado, e também no clarinete e saxofone, entre outros instrumentos. Estudou no Conservatório de Hamburgo e, embora estivesse interessado em todas as facetas da música, Kaempfert foi particularmente ocupado com a música americana de big band do final dos anos 30 e início dos anos 40 - suas habilidades multi-instrumentais o tornaram potencialmente valioso. Foi recrutado para uma orquestra pop dirigido por Hans Bussch enquanto estava na adolescência, mas depois foi recrutado e servido como bandolim na marinha alemã, antes de ser capturado e internado como prisioneiro dos Aliados.

Fundou uma banda e depois visitou instalações militares americanas na Alemanha, capaz de tocar seu tipo favorito de música. Voltando a sua Hamburgo natal, começou a se apresentar nas composições de rádio e escrita da British Forces Network, usando inicialmente o apelido de Mark Bones. A reputação de Kaempfert em Hamburgo atraiu a atenção da Polydor Records, que o contratou como arranjador, produtor e diretor de música durante a segunda metade da década de 1950. Entre o talento que ele trouxe para a lista da empresa, o pop pop iugoslavo Ivo Robic, que marcou um sucesso internacional (Top 20 na América) e o cantor / guitarrista / ator vienense Freddy Quinn, que teve um hit alemão com "Die Gittarre Und das Meer. "

 Sua própria orquestra gerou hits como "Catalania", "Ducky", "Las Vegas" e "Explorer", mas ele tinha uma música mais ousada e mais ambiciosa em mente. Organizou, produziu e gravou um instrumento intitulado "Wonderland by Night", que era bastante o bastante, mas não conseguiu ouvir uma audiência na Alemanha, mesmo de sua própria empresa.

Bye Bye Blues
Em vez disso, Kaempfert e sua esposa trouxeram a pista para Milt Gabler, o lendário produtor da Decca Records em Nova York, que arranjou sua libertação na América em 1959; com sua trombeta solo assombrada, latão mudo e cordas exuberantes, o single encabeçou as cartas pop americanas e transformou Bert Kaempfert & His Orchestra em estrelas internacionais.

Ao longo dos próximos anos, reviveu essas músicas pop como "Tenderly", "Red Roses for a Blue Lady", "Three O'Clock in the Morning" e "Bye Bye Blues", trazendo todas as altas para os charts pop Internacionalmente, além de compor peças próprias, incluindo "Spanish Eyes (Moon Over Naples)," "Danke Schoen," and "Wooden Heart," que foram gravados, respectivamente, por Al Martino, Wayne Newton e Elvis Presley (Com Joe Dowell traçando o hit single de "Wooden Heart"); Para um antigo fã de Jazz americano como Kaempfert, no entanto, pouco pode ter lhe trazido mais satisfação pessoal do que Nat King Cole gravando seu "L-O-V-E".

Na virada da década até a década de 1960, Kaempfert ainda estava ocupado no trabalho em suas funções de produtor. Ele estava bem ciente de que uma nova geração de ouvintes tinha vindo, cujos interesses estavam longe da música instrumental lindamente trabalhada que preferia, que foi uma conseqüência dos lados pop de artistas da década de 40 como Tommy Dorsey, Harry James e Glenn Miller - eles preferiram música extraída de fontes de país e R & B.

Ele havia assinado um cantor com sede em Liverpool chamado Tony Sheridan, que estava atuando em Hamburgo, e precisava recrutar uma banda para atrás  tocar dele nos lados propostos - ele fez uma audição e assinou um quarteto do Liverpool chamado Beatles, e até mesmo gravou um um par de lados interessantes deles, "She's She Sweet" (cantado pelo guitarrista de ritmo John Lennon) e o instrumental "Cry for a Shadow" (co-autor de Lennon e guitarrista principal George Harrison) durante suas sessões para Sheridan; Com a batida e o canto em bruto, o primeiro não era o tipo de música de Kaempfert, mas "Cry for a Shadow", com sua rica linha melódica e sua guitarra sonora, era talvez tão perto como essa nova música já chegou à sua.

Os próprios lados dos Beatles não surgiram até alguns anos depois, quando os eventos tornaram economicamente viável fazê-lo, mas a gravação dos Beatles de Kaempfert, mesmo como uma banda de apoio para Sheridan, provou ser um catalisador vital para todo o sucesso subseqüente . Estilisticamente, nenhum dos lados gravados de Kaempfert parecia muito parecido com a música para a qual eles se tornaram famosos, e teve seu caminho para ser assinado por George Martin no Parlophone Records resultate.

Beatles
Por exemplo, sendo ouvidos em uma apresentação, os lados gravados em Hamburgo não classificariam nada mais do que uma nota de rodapé em sua história - mas os lados de Polydor gravados por Kaempfert desempenharam um papel essencial na sua história. Como o biógrafo dos Beatles, Philip Norman, lembrou em seu livro Shout !, em 28 de outubro de 1961, um aprendiz de impressora de 18 anos chamado Raymond Jones entrou na loja de música de Brian Epstein para pedir uma cópia de "My Bonnie", gravada pelos Beatles (embora fosse realmente creditado a Tony Sheridan); a loja não tinha isso, mas Epstein notou o pedido e ficou tão intrigado com a idéia de que uma banda de Liverpool obtivesse um registro do seu próprio fato de que ele o seguisse pessoalmente.

Assim, começou uma série de eventos que levaram à sua descoberta dos Beatles e, através de seu esforço, a sua assinatura por George Martin para Parlophone Records (eles primeiro tiveram que se livrar de qualquer reivindicação contratual por Polydor) .Wonderland by Night Kaempfert tinha se tornado tão bem sucedido como um artista de gravação que ele foi forçado a desistir de seus deveres como produtor - seus registros estavam sendo vendidos por centenas de milhares, o álbum de Wonderland by Night, até mesmo no topo das paradas americanas por cinco semanas em 1961.

 Em 1965, uniu-sew às fileiras de compositores de música de filme com a trilha sonora de um filme intitulado A Man Could Get Killed - a canção-título do filme tornou-se "Strangers in the Night", que Frank Sinatra impulsionou o topo das paradas americanas e britânicas. Ele seguiu isso um ano depois com outro sucesso para Sinatra, "The World We Knew (Over and Over)".

 Para Kaempfert, cuja admiração pela música americana começou com o som pop da grande banda, de onde Sinatra começou sua carreira, esses hits devem ter representado um profundo triunfo pessoal, transcendendo o dinheiro que eles ganharam - de fato, ele estava vendendo muito durante o início " 60s no tipo de quantidades que rivalizavam com os sucessos de Tommy Dorsey ou Harry James 20 anos antes, e ele também se mostrou um compositor prodigiosamente talentoso, um atributo que poucos dos líderes de big band possuíam.

Embora as colocações de cartas de Kaempfert se desvaneçam por No final da década, não poderia haver contestação de seu impacto na cultura popular da década de 1960, que foi tão difundida em tantas áreas diferentes que poucas pessoas apreciaram seu alcance; adolescentes, se eles soubessem de seu papel, poderiam agradecer-lhe por ter dado aos Beatles a primeira queira, e seus pais podem ter dançado "Wonderland by Night" e seus acompanhamentos, seus irmãos mais velhos podem ter orquestrou seus esforços românticos para "Strangers in the Night", e telespectadores de televisão e ouvintes de rádio ocasionais poderiam ter ouvido e zumbido as músicas de Kaempfert "That Happy Feeling" (um pedaço de música pop mundial, adaptado de uma peça de Ghana-born Baterista Guy Warren), "Afrikaan Beat", ou "A Swingin 'Safari" (que, em uma gravação de Billy Vaughn, tornou-se o tema do show de jogo The Match Game).

Sweet Maria
 Seu sucesso como compositor foi refletido nos cinco prêmios que ele recebeu do BMI em 1968 para "Lady", "Spanish Eyes", "Strangers in the Night", "The World We Knew" e "Sweet Maria". As colocações de cartazes da Kaempfert desapareceram na década de 1970, já que o mercado de música (especialmente na rádio) finalmente espremiu a audiência de música de dança adulta e mais antiga que ele cultivou. Seus discos continuaram a vender, no entanto, e suas reservas permaneceram saudáveis ​​por mais uma década, e Kaempfert acumulou prêmios na Alemanha.

 Como ele teve com o Rock and Roll, ele também mudou um pouco com os tempos - quando a discoteca tornou-se popular em meados dos anos 70, Kaempfert gravou uma versão discoteca do "Theme from Shaft" de Isaac Hayes que até impressionou o compositor. Suas vendas sempre foram saudáveis, se não substanciais, na América, mas na Europa ainda era um grande sorteio de concertos. Kaempfert morreu de repente, aos 56 anos, de uma crise cardíaca enquanto estava em sua casa em Maiorca, descansando após uma triunfante turnê britânica.

Nos anos seguintes, ele finalmente foi reconhecido pela amplitude de suas conquistas - praticamente todo o seu catálogo de álbuns (e todos os seus sucessos) do final dos anos 50 até o final da década de 1960 permanece impresso em CD. Além disso, as gravações de Kaempfert dos Beatles finalmente receberam o reconhecimento de que eles mereceram, na forma de uma caixa Bear Family Records.


 Além disso, sua própria música adquiriu uma nova base de fãs em conjunto com o boom dos anos 90 do interesse na música instrumental pop (ou seja, "bachelor's den" audio) e "Afrikaan Beat" é, sem dúvida, tão popular quanto a música incidental em 2003, como foi em 1965, bem como estreitamente associado com esse passado na cultura popular americana, em si uma grande conquista para o líder da banda de Hamburgo.

sexta-feira, 4 de agosto de 2017

Morre no Rio de Janeiro o cantor e compositor Luiz Melodia


  • Rio de Janeiro
Akemi Nitahara – Repórter da Agência Brasil

Morreu na madrugada de hoje (4), aos 66 anos, o cantor e compositor Luiz Melodia, em decorrência do agravamento de um câncer na medula óssea. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do músico, que estava internado no Hospital Quintas D'Or. O velório será na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, ainda sem horário confirmado.

A Estácio divulgou nota de pesar pela morte do cantor. “Nesta sexta-feira cinza, o nosso surdo chora. Um dos nossos amigos, torcedores e amantes do Berço do Samba se despede e, conosco, fica a saudade e a gratidão pelos momentos em que ele exaltou com amor, a nossa comunidade. #RIP Luiz Melodia”.

O filho do cantor, o rapper Mahal Reis, ainda não se pronunciou pelas redes sociais, bem como a esposa, a cantora, compositora e produtora Jane Reis. A assessoria de imprensa informou que será divulgada nota ainda hoje.

Nascido no Morro do Estácio, na zona central do Rio, em janeiro de 1951, Luiz Carlos dos Santos era filho do sambista Oswaldo Melodia e começou a carreira musical em 1964, quando formou a banda Os Instantâneos, ao lado dos amigos Manoel, Nazareno e Mizinho.

Tocando no morro, foi descoberto pelo poeta Wally Salomão, que o apresentou à cantora Gal Costa. Ela gravou a música Pérola Negra, de Melodia, no disco Gal a Todo Vapor, de 1972. Depois, Maria Bethania gravou Estácio, Holly Estácio e Melodia lançou o primeiro disco, Pérola Negra, em 1973.

Entre as canções de sucesso de uma consolidada carreira no Brasil e no exterior, estão também Codinome Beija-FlorNegro GatoJuventude Transviada e Ébano. Em mais de 40 anos de carreira, gravou 16 discos e teve participação em trilhas sonoras de 15 novelas ou minisséries.